(发布于“独放”公众号)
ROMA 反过来写是 AMOR,在西班牙语中,“罗马”是“爱”的反写体。
《罗马》,是墨西哥导演阿方索·卡隆生涯最具有自传性的电影作品,饱含着卡隆对他童年成长的地域、陪伴他长大的女性、以及这段私人回忆的爱。
另一位墨西哥名导吉尔莫·德尔·托罗在作为第 75 届威尼斯电影节评委会主席给自己的“老乡”卡隆的《罗马》颁发最佳影片金狮奖时曾接受采访说到,墨西哥城的罗马街区现在已经不复存在。
卡隆为了让时间在电影里流转,为了真实还原那段童年回忆,他让制作团队重建再造了六七十年代的墨西哥城罗马街区,片中 70% 的家具也是卡隆亲自走遍墨西哥所收集。
耗费巨资重建街区,只是为了呈现一位保姆在上世纪特定年代的生活截面,为了拍一个女人穿过城市街道的场景,要让所有的汽车和行人都要符合那个时期,这便是一部电影它本身所具备电影属性的重要意义所在。
而且,某种意义上来说,《罗马》比那些特效大片的拍摄难度更大,数千人的群演在被还原得极具时代感和生活细节的街区中有条不紊地表演,这需要极强的导演调度能力。
在第 91 届奥斯卡金像奖上,卡隆也创历史地同时拿到了最佳导演、最佳摄影和最佳外语片三项大奖。
历史背景的距离感,是导演阿方索·卡隆处理严肃的政治题材内容时所习惯的方式,同样提名了奥斯卡最佳外语片的《你妈妈也一样》也把电影所关注的历史政治冲突放在了背景板上,《罗马》亦是如此,电影并不想制造太多个体与社会的冲突互动,来让观众投入到太强烈的情绪中,它想与观众冷静、客观地保持一定距离。
类似的处理方式,我们可以在侯孝贤的《童年往事》中看到。
在御用摄影师艾曼努尔·卢贝兹基凭借《地心引力》、《鸟人》、《荒野猎人》连续三年拿到奥斯卡最佳摄影奖之后,卡隆没有继续与这位天才摄影师合作,而是亲自担当《罗马》的摄影师。
最终《罗马》成功地呈现了大师级的电影视听语言。
与《人类之子》、《地心引力》那种复杂、精巧的长镜头设计不同,《罗马》中卡隆的长镜头是更为简单缓慢的那种,更为自然,且不带炫技的嫌疑。
精确且丰富的环形横摇和推轨横移镜头夹杂在一起,带来了有趣味的节奏感,也将观众直接代入了喧嚣热闹的中产阶级罗马街区、充满日常周遭细节的起居室或是电影院的黑暗深处,让观众如同在看一幅 360 度的环形画卷,产生了像是在看 VR 电影一般的沉浸感。
值得一提的是,《罗马》在听觉上几乎建立了一套丰富的音效叙事体系,呈现了极为丰富且富于变化的全景声街区音效,绝对是 2018 年世界影坛在电影音效制作上最精湛的电影之一,也成功获得了奥斯卡最佳音效剪辑、最佳混音提名的认可。
因此,《罗马》是一部比今年院线已上映的大部分影片都更适合在影院观看的电影,经过高效率的数码修复和数字处理,《罗马》作为黑白片的灰度具有非常丰富的层次感。
奇怪的是,它偏偏是一部被流媒体提供出来的电影,发行方 Netflix 对于在美国放映《罗马》的影院也做了一定的要求,比如用 70mm 胶片来放映,或是影院一定要有杜比全景声的音效设备。
小资产阶级中间始终都盛行着一种态度,哲学家称其为对侵害者的认同态度。
学者、作家和艺术家一直都在努力批判这种态度,帮助人们清醒地认识它,进而拥有更加深刻的政治意识。
这种情况在我们这个时代出现了扭转。
我们这个时代被称为晚期资本主义,它起始于二战结束之后。
在这个时代,文化产品很大程度上取代了艺术作品,而它们的创作者与先前的作家和艺术家所做的事情恰恰相反。
如今壮大了的小资产阶级并不把对侵害者的认同视为错误的态度,而是试图把它描绘为一种思考和生活的方式。
他们不想要自身的地位像先前那样劣于上层阶级,但也不想要去对抗不平等;他们所做的,是将这个世界描绘成一个人人平等生活的地方,并将这种描绘出的图景接纳为现实。
其中的经典表述,大概就是“王撕葱和我一样充满烦恼”。
在这种思潮下,“自然主义”的思想崛起了。
“自然主义”沉溺于翔实地去呈现生活中巨量的丑陋细节,同时又尽其所能地忽视这些情境中的积极方面。
影片《罗马》就借鉴了自然主义的表达方法。
电影中,镜头数次对准房子前的私人车道,但观众每次都会看到车道上充斥着狗的排泄物,无一例外。
这种排泄物景观具有多重意味。
首先,观众意识到印第安人女仆克里奥和另外一个仆人并不是什么勤劳的工人,对待清扫工作并不认真。
其次,因为这条狗并非看门狗或者宠物,除了排便外似乎于这个白人家庭没有太多意义,观众便意识到排泄物有着讽刺的意味,正如泼水的地板上倒映出的飞机,超人打扮的训练者摆出的动作,以及影片最后镜头里的天空。
再次,因为所有种类的狗都可以被轻易地训练,不去随地大小便,所以,创作者或剧中人物必然不擅长驯养宠物。
女性人物愚钝笨拙,刚交到男友便弄大了肚子,失去了丈夫还撞坏了车子。
然而,她们却是影片中仅有的正面人物;所有的男人都是邪恶的,除了那些还不能被称为男人的男孩。
你必须静静地看完女仆生下死婴的全部过程,却丝毫看不出其中的意义。
男孩和女孩跑到大海里游泳,又因为母亲不在身边而溺水;但他们被不会游泳的克里奥救了出来。
接着,就在孩子们被救回后,母亲赶来了。
这两个同样被男人抛弃了的女人拥抱到了一起。
一家人都在告诉克里奥,他们爱她,需要她,而克里奥则告诉他们,她不想要自己的女儿。
影片最后,他们全都回到了家中。
大家欢聚一堂时,克里奥被请去做一些家务。
自然主义描绘的魔力便在于此。
主人仍然是主人,仆人也仍然是仆人;但是其中的问题矛盾解决了,因为她们是平等的,她们需要彼此。
他们的平等不在于仆人的处境改善了,而在于主人同样遭遇了困难。
因为更邪恶的侵害者男性的存在,被侵害者和侵害者如今似乎变得可以相通了。
浅薄的家庭主妇和头脑简单的印第安人奴仆接受了他们各自的身份。
不需要有什么改变发生,让街上那些不接受这种描绘,不接受这种平等的人去抗争杀伐吧,没有人会在意他们。
女佣在暴力事件发生时突然临产,摄影机节制地记录下现场,然后兀自移转,去拍摄窗外群众的暴动。
摄影机此种独立运动的意识与阿方索·卡隆的前作《人类之子 》如出一辙,后者被认为是长镜头摄影表达的极致。
如果说《人类之子》炫技的长镜头是拯救残弱剧本的必要手段,那么《罗马》作为私体回忆再使用类似调度方式便有不真诚的嫌疑。
摄影机的主体意识被凸显出来,回忆不再客观,遍布着隐身的回忆者操作的弹孔。
虽然阿方索·卡隆御用的摄影师艾曼努尔・卢贝兹基因为档期原因退出《罗马》的拍摄,影片的摄影最终由阿方索·卡隆自己操刀完成, 但在风格和质感上仍旧是艾曼努尔・卢贝兹基不懂得节制的表达。
艾曼努尔・卢贝兹基担当摄影指导的所有电影都渗透着个人的意识,这是摄影师本来应当避免的。
无论合作过的导演其人其风格如何,卢贝兹基的痕迹显露无疑:冈萨雷斯·伊纳里图的《鸟人》《荒野猎人》,泰伦斯·马力克的《圣杯骑士》《歌声不绝》,阿方索·卡隆的《人类之子》《地心引力》……这些电影具有一种共性:即在导演个人风格的引导下,卢贝兹基毫不掩饰地在摄影中渗透个人的意识,最终造成摄影是一种技术上、而非艺术上的东西。
这对于拍摄好莱坞电影(或奥斯卡范的电影)高度有效,它能直接触发强烈的情绪感受。
但对艺术电影,此种摄影方式意味着问题。
它破坏了观众观看的可能性,导向一种集权式统一的感知分配。
这是《人类之子》《地心引力》能成功的原因,本身便是大制作的好莱坞电影;也是为何马利克的电影被戏谑为空虚的MV舞曲和冈萨雷斯·伊纳里图的《鸟人》和《荒野猎人》被认为是炫技展览。
这都得拜不懂得藏锋的艾曼努尔・卢贝兹基所赐,他本来应该隐藏在导演的身形之下;或者他本来应该去拍摄工业化程度更高的好莱坞大片,而不是酿造出一门类(假)艺术电影的文化工业。
《罗马》因为不是艾曼努尔・卢贝兹基执镜,镜头里于是少掉不少摄影师的踪迹。
但又因为与艾曼努尔・卢贝兹基根深蒂固的合作关系,卡隆在自己当摄影师时不可避免地带上卢贝兹基的影子。
于是我们看到《罗马》中的摄影机跟随人物在室内空间中机械地运动,并时常“擅作主张”逾越出划定的界限,跑进自己的圈地。
(具体分析见此)这种微型摇动的方式与侯孝贤后期作品中摄影机运动方式何其相似,却又有本质不同。
在侯孝贤的电影中,摄影机来回小幅度的摆动一方面是扩大镜头的观察范围(意味着更丰富更细腻的生活细节),另一方面则是为何消解摄影机的机械性。
也就是说,如果不通过来回有规律的缓慢移动,摄影机便有可能获得自主的特性(如《罗马》所证明的),来回往复创造了一种类似催眠的效果,从而能让摄影机的视角脱离意识层面,进入潜意识之中。
这是侯孝贤电影里的空间具有真正体验价值的原因。
既不是客观空间(来自镜头的无意识)、也不是我们在分析“空间-影像”时所定义的感知空间(来自镜头模拟的非人意识)。
在卡隆的《罗马》中,摄影机没有这层感官意识层面的设想。
摄影机沦为回到历史现场简单记录的工具,并且还时常表现出不必要的自主特性。
卡隆客观呈示记忆的企图宣告失败,这是《罗马》整部电影崩解的原因。
《罗马》没能成为一部真正的艺术电影(意味着必将被时间洪流所抛弃),只能算是披着精致黑白影像外衣的类型之作,与冈萨雷斯·伊纳里图的一系列作品(《鸟人》《荒野猎人》)实则一丘之貉。
我们要时刻警惕,由这帮墨西哥电影人所制造的这种所谓“艺术电影”正在垄断奥斯卡获奖影片口味的选择。
例子已经够多了:吉尔莫·德尔·托罗的《水形物语》、阿方索·卡隆的《地形引力》、冈萨雷斯·伊纳里图的《鸟人》《荒野猎人》……我们可以将其看成是好莱坞类型电影与欧洲艺术电影杂交的结果,未来将会有更多此类怪胎电影的诞生。
这对好莱坞电影也许是好事,对美国电影却将带来灾难。
罪魁祸首正是墨西哥电影人。
你如果问我《罗马》到底讲了怎样的一个故事,我很难形容,因为它更像一部充满私人回忆的纪录片。
而它所记录的,只是一个家庭,四个女人,四个孩子,两辆车,在1971年左右的一段时间,点滴生活。
导演最可怕的一点就是给了观众抽离的观感。
大量的单镜头,长镜头,或者在原点360度的拍摄,所有的画面极度平稳,只有左右的移动。
他带给你一种上帝或者鬼魂般的视角去旁观一家人,主与仆的生活。
我最开始不懂,因为这样的运镜太冰冷了,加上黑白的画面,很难融入情节或者带入自己的感情。
进入影片的后半部分,我突然明白这才是导演追求的效果。
他用冰冷的镜头带你走过这栋房子,这个家的每一个角落。
带你旁观同一个屋檐下每一个人最平淡的生活。
你了解他们每一个人的性格与心事,但你只能默默的看着,看着她们的一点点欢喜,一点点痛苦。
所有的情绪,甚至所有的冲突都是平铺直叙的。
像一下子在长桌上抖开的卷轴,没有任何起伏的告诉你,所有的团聚与分离,生命与死亡,绝望与死心。
而正是这种绝对的平静,带给每个画面极度的真实。
因为生活其实就是冰冷的,无论是快乐还是痛苦都是转瞬即逝的。
成年人的心里即使翻江倒海,面上却可能是麻木的。
但你随着导演的用心,抽离的看着这些人物的喜与悲,你又能从中体会到导演的一种悲悯。
即使人都是自私的,脆弱的,甚至不道德的,但人与人之间的善意还是不知不觉间流露出来。
人与生具来的爱与生命力实在是世界上最可怕的力量。
导演的个人审美与艺术修养让人叹服。
电影每一帧单独拆开都是一幅油画。
所有的服化道都是精心筛选,以求达到黑白画映的最佳效果。
拍摄没有剧本,导演一对一每日更新拍摄场景,就像生活日复一日,你永远不知道明天会发生什么。
两位女仆的扮演者都是白纸一张,首次触镜,从没有过任何拍摄经验,也只会西班牙语。
但她们的表演是那么自然那么流畅。
我不禁在想,现在的所谓演员,其实欠缺的并不是高品质的专业教育,而只是需要脚踏实地的平常生活而已。
《罗马》,他只是讲了一个算不上故事的故事,最可怕的也是他只讲了一个算不上故事的故事。
作者 | Giacomolyu 阿方索卡隆,墨西哥三杰之一,他的新作《罗马》在历经戛纳与Netflix的风波后,终于在威尼斯找到归宿,并成功入围主竞赛单元,方能在大银幕上一展真容。
据说戛纳选片委员会看完此片后全体赞赏有加,福茂更是使尽浑身解数希望能争夺放映权,足见本片之分量,但囿于市场原则和相关规定,最后福茂只能忍痛割爱。
尽管在威尼斯公布主竞赛名单后,意大利本土发行商也闹脾气,据理力争,发泄对Netflix发行模式的不满,但鉴于意大利本土没有相关法律约束,最后发行商的抗争也不了了之,而威尼斯冥冥之中也成为《罗马》最好的归属地,卡隆本人与水城也很有渊源,其前作《你妈妈也一样》《人类之子》《地心引力》都相继入围过威尼斯电影节。
本届威尼斯电影节更是有好兄弟陀螺坐镇,陀螺也在推特毫不避讳地转载了《罗马》的预告片,也让影迷猜测,是否《罗马》已经内定了金狮奖,期待值也倍增。
回归电影,卡隆在好莱坞打拼十多年后首次回归祖国,自己身兼数职担任导演、编剧、制片人、摄影、剪辑,呕心沥血地拍了这么一部饱含私人情感的电影。
因为本片作为外语片,没有明星演员,采用黑白摄影,这几方面让卡隆顾虑本片不能得到足够的放映机会,收回成本更是难上加难,所以与Netflix合作也是无奈之举。
不过本片在声效设计上匠心独运,加上绝美精致的黑白摄影,在小荧幕观看势必会磨损影片的艺术冲击力,希望影迷在出资源后能宽容以待。
笔者作为热血的影迷,在第一时间赶到了水城,欣赏完了这部电影,果不其然,卡隆没有让人失望,其中迸发的情感能量让人难以喘息,看完电影后久久不能平复。
据说第二天场刊分数出来,综合4.4分刷新了记录,佐证了情感的共通是全球性的。
在我看来《罗马》就是散文中的史诗,平静中蕴含着强劲的情绪,既私人又宏大,私人在于卡隆回忆了带有童年色彩的墨西哥生活,携带着对于家乡的依恋,是如雾般浓密的情感,宏大又在于影片表现了在重大历史事件中对个体的戕害,不仅是对个体更是一种家国关怀。
影片开场就是早先释出的片段,混着泡沫的水在地板上来回流淌,从水中的倒影中可以看到飞机慢慢驶过,这是影片开头极具有奠基性的画面,水波流淌让人产生出同一画面循环播放的错觉。
影片内容也平淡似水,用着高超的视觉调度,讲述女佣Cleo服侍女主人Sofia一家的琐碎生活,让人觉得是否有点大材小用?
可事实并非如此,本片视觉调度的作用让人更自然地浸入真实,同时黑白摄影的审美极佳,又让人饱享视觉盛宴,表现高于现实,又不凌驾于现实,二者的关系犹如日神与酒神的完美结合。
Cleo是单纯、兀自带着天真的女人,她善于捕捉生活中有趣的一面,做家务活的时候总要聆听着跃动的音乐,她善于与孩子们相处,孩子们总要听着Cleo哼唱的歌谣,才能缓缓入睡。
她与主人公一家在经历各种浮沉事件后,也慢慢有了血浓于水般的亲情。
同时Cleo又是可悲的女人,被自己的男人抛弃,时常禁锢于阶级隔阂之中,不停地被使唤,让人深觉一种无力,然而和他们一家温馨地相处是影片最感人的地方,忘掉那无形的屏障。
影片的高明之处在于选取这么一个小角色充当叙事主体,影片摄影主要由固定镜头和推轨镜头组成,固定镜头冷眼旁观的效果恰好与女主沉静内敛的表演相契合,每当主人家陷入歇斯底里的争执,在一旁不知所措、不动声色的女主恰好充当了这样冷眼旁观的角色,与摄影相得益彰。
影片数次出现的推轨镜头,时而快速,时而缓慢,但都是跟随着Cleo的运动轨迹,叙事层与摄影结构的有机结合,再加上黑白摄影,足够体现了卡隆对于那个时代的情绪捕捉,和深谋远虑的美学设计。
还有看似平淡无奇的剧情,却充满着复杂的元素对位和情感迭进。
在影片不同阶段反复出现着、飞机的轰鸣声不断出现,狗一直排粪,女佣用水不停冲刷,几次不同的停车场景,从男孩到男人都对枪情有独钟,男人的背叛和女人的可悲,鸣鼓而过的游行队伍,配合着独特的声音设计,与影片开头的奠基性镜头互文,历史巨轮在前行,而个体的命运多舛,反复循环。
情感也在这个循环的过程中积累着,影片开头是地板上水流潺潺,而到最后变成了海浪滔滔,就是情感变化的幅度,也是音响变化的幅度,这是电影元素和情感表达的贴合,就如同豆瓣陀螺所说的是“pure cinema”。
很多人看完之后诟病影片剧情略微狗血,我认为对于本片的剧作结构而言却是必须的,没有那样的巧合,当施暴者与拯救者都是离开女人的男人们,两个无助的女人才能最后相拥,选择的亲情候比血缘的更加真挚,要不然影片的剧情就根本不能闭合成环形结构,影评所表达的主题也会大打折扣,当然仁者见仁,也是看自己对于剧情的包容度。
影片有趣的点还在于,影片似乎是卡隆自己的作品的集大成之作,无论是影片中出现的佛像,还有怀孕的女人,以及太空片段,当然这应该不是自我致敬,不过却给影迷带来了找彩蛋的快感。
据考证,太空片段来自于1969年的电影《蓝烟火》(《Marooned》)阿方索卡隆也曾告诉wired杂志的记者说:“我像孩子一样不停地看Gregory Peck的《蓝烟火》”。
从这方面也可以作证,这的确是一部很私人化的电影,影片中类似的细节的数不胜数,事无巨细地展现了一些私人记忆,在出电影资源后,影迷们一一去探索吧。
1.主角Cleo的扮演者Yalitza Aparicio,出生于1993年,是一名学前教育老师,毫无演艺经验。
担心导演做的是人口贩卖的生意,试镜时带着母亲一起去。
Yalitza的母亲也同为女佣,拍这部电影也是另一种致敬母亲的方式。
她也是第一位获得奥斯卡最佳女演员提名的原住民女性。
2. ROMA,罗马是1970年代墨西哥城的一个中产阶级社区,反过来AMOA,是西语中爱的意思;3. 导演选角的标准是长得像他的家人,片中除了女主人索菲亚的扮演者Marina de Tavira之外都为素人
4. 电影按照剧本时间顺序进行拍摄,能够让演员浸润其中。
5. 《罗马》是阿方索自编自导自摄影的电影,首次担任剧情长片的摄影师,90%的剧情基于儿时的记忆进行拍摄。
6. Cleo和Adela与主人家说西班牙语,私底下会通过密斯特克本土方言进行交谈。
7. 电影的原型来源于阿方索儿时的乳母Libo Rodríguez,她同样也面临了少年时遭遇父亲抛弃的境遇。
8. 宇航员元素:第一次:森林大火中中穿梭着的身着宇航员衣服的富裕小孩,出现两次;
第二次:1969年电影《蓝烟火》中宇航员太空翱翔的场面
第三次:贫民区中带着铁桶的贫穷小孩。
呼应阿方索幼年的太空航行的梦想,后来也遂愿拍摄了《地心引力》
《蓝烟火》(Marooned),由John Sturges执导,格里高利·派克主演,1969年上映的美国电影,讲述了三名宇航员被困并在太空中并辗转施以营救的过程。
9. 不同孩子唤醒起床的方式也不一样,对Sofia是哼着歌曲缓缓唤醒。
对帕科,长大一点的孩子,轻声唤醒。
10. Cleo腹中胎儿的命运早有暗示。
医院的婴儿睡在布满碎石和尘土的保温箱中
一晃而过的十字架。
以及新年那天朋友刚说完对宝宝的祝语,酒杯顷刻摔碎,都预示腹中胎儿的命运。
11. 火海中唱歌的男子?
身着坎卜斯打扮,根据阿尔卑斯山地区的民间传说,坎卜斯是圣尼古拉的随从。
在圣诞节期间,圣尼古拉会给乖小孩礼物及糖果,坎卜斯会把特别不乖的小孩抓起来,放进袋子里带回洞穴,做成圣诞大餐。
歌曲由一名挪威演员歌唱,他所歌唱的主题是对故土的渴望和思念。
所以下一幕就转到了Cleo思念故土的镜头。
象征意义,在熊熊的大火中冷静歌颂,仿佛置身于水深火热的社会中却依旧纯净。
12. 军乐团出现两次:第一次-送男主人离开,女主人脸上的忧愁和军乐声的欢快形成了对比。
第二次:旅行回来再见到军乐团,已经换了一番面貌,女人们完成了脱胎换骨的蜕变。
13. 阶级分化Cleo倚靠在地板上看电视,主人坐在沙发上
新年庆祝活动,主人们在大厅,仆人们在小房子里庆祝
在纷纷大火前,主人拿着酒杯喝酒,仆人在忙着救火
14. 飞机出现了3次第一次:开头清洗瓷砖
第二次:练武场练拳
第三次:结尾
可以看作是革命趋于白热化的隐喻。
1968年10月2日特拉特洛尔科大屠杀中,当时在广场上空突然出现了一架直升飞机,两颗绿色的照明弹被投入人群,作为提示狙击手开火的信号。
超过万名学生聚集的“三文化广场”(Plaza de las Tres Culturas),军方还出动了直升机在上空进行监视。
在周围的如火如荼的革命中,飞机随处可见。
首尾的呼应,革命依旧激烈,可是伟大的她们却还在努力维持着家庭。
15. Cleo怀孕后去找费明,问了一句“在准备奥运会吗?
”
这是在准备1968年的墨西哥奥运会,是第一届在拉丁美洲举办的奥运会,也是发展中国家第一次举办的奥运会。
1968年奥运会前夕也发生了一个插曲。
执政党为了自身的利益频繁的介入大学的教育活动,对奥运会的过分投资也引发了社会的不满,引发了学生的不满和游行抗议。
随着奥运会的临近,为了在国际社会面前树立一个好的形象,政府决定进行血腥镇压。
10月2日,时任总统古斯塔沃·迪亚斯·奥尔达斯,在墨西哥城中心北边特拉特洛尔科公共屋邨(中产阶级聚集区)对抗议学生和抗议者策划了一场大屠杀。
10天后,奥林匹克在1968年10月12日如期举行。
16. Cleo遇上的镇压运动发生于1971年6月10日,即科珀斯克里斯蒂节日。
墨西哥城墨西哥肮脏战争期间,科珀斯克里斯蒂大屠杀或El Halconazo,是对学生示威者的屠杀。
Los Halcones是在美国受训的黑色军团,成立于1960年代,用于镇压游行和抗议。
团体成员来源多样化,包括体育俱乐部、警察和雇佣暴徒。
电影中的费明就受雇于此。
17. 讽刺的画面,州长演讲改造基础设施,与烂泥地形成对比
18. 佐维克教授的2次登场第1次,电视上表演嘴巴拉汽车杂技
第2次,练武场上蛊惑人心。
承接着前面贫民区的州长演讲,佐维克教授更像是政府的代言。
政府将佐维克教授通过电视为人熟知,紧接着通过言语来蛊惑人心。
其受骗的学生,包括费明在内最终参与到了政府的血腥镇压大军当中。
佐维克教授所说的绝技,Cleo轻松就做到了。
19. 政府强征土地一瞥。
Cleo家中土地被征用;
肉桂狗因为土地纠纷被村民毒死。
20. 从聊天中可瞥见革命的激烈
21. Cleo和女佣朋友的聊天“看这些狗狗都累了,孩子们总跟他玩,一刻也不停”这又何尝不是这些勤勤恳恳的女佣的生活常态呢?
22. Cleo告诉费明怀孕消失时看的电影是《虎口脱险》,讽刺是费明飞快的逃走了。
23. 清水乐团和披头士
清水乐团Creedence Clearwater Revival,美国的一个摇滚乐团,活跃于20世纪60年代末到70年代初期。
乐团创作许多知名经典歌曲,最广为人熟识的《有骄傲的玛丽》和《你可曾看过那场雨?
》以及《坏月亮上升》,当时被认为是反战国歌的幸运儿。
披头士就不用介绍了,美照来一张
24. 蓝十字足球队
墨西哥蓝十字足球俱乐部在70年代成为墨西哥最成功的俱乐部。
在1970-1980间获得6次联赛冠军,第一支打入南美解放者杯决赛的墨西哥球队。
25. 粉红豹Pink Panther,动画角色,19601970年代间曾推出多部电视动画作品。
26. 跟孩子坦白分开事实时,旁边人在结婚,最糟糕的一天正是别人最开心的一天。
27. 主线是Cleo,侧面了解女主人的遭遇:开心迎接,依依不舍祈求丈夫回家,让孩子写信挽留,向医生诉苦,憔悴不已比利意欲安慰,丈夫与情妇去了阿卡普尔科游玩,6个月不寄一分钱却花巨资购买潜水设备,戒指留在家里,搬家连书柜也搬走了。
28. 《罗马》同时提名最佳影片和最佳外语片,在此之前只有9部外语影片获此提名,最终赢得奥斯卡最佳外语片大奖。
分别是
29. 《罗马》无配乐,只有丰富的声效让人沉浸其中。
30. 影片获奖情况
第91届奥斯卡以10项提名领跑榜单 ,成功摘得最佳外语片、最佳导演、最佳摄影三项大奖 第75届威尼斯电影节金狮奖 第76届金球奖最佳导演奖 共计120项获奖及提名荣誉使得该片成为2018年各类电影节的大赢家。
31. Netflix首次原创电影获得奥斯卡最佳影片提名,上一次流媒体获此殊荣的是由亚马逊出品的《海边的曼彻斯特》
32. 小矛盾:Cleo刚怀孕时去找费明,说了是在为奥运会做准备吗,那么时间应在1968年之前,可是她过圣诞节时好友说1971年快乐,这个孕期从1968年一直持续到1970年底吗??
非喜勿喷。
更多小细节,欢迎一起来讨论。
《罗马》的故事拥有不同的形态和诸多的情愫,这些都是自从我想成为一个导演之时就想表达出来的东西。
——阿方索·卡隆
并称为“墨西哥三杰”的亚历桑德罗·冈萨雷斯·伊纳里多、吉尔莫·德尔·托罗和阿方索·卡隆为新好莱坞美国电影注入了巨大的活力,三人在近5年的奥斯卡拿下了4次最佳导演和3次最佳影片,他们极其出色的导演意识和导演能力是大家有目共睹的。
目前只有卡隆还没有斩获最佳影片,而他的最新作品《罗马》很有可能实现这个突破,但由于卡隆选用自己的母语(西班牙语)来完成影片,因此更大的可能是获得最佳外语片。
《罗马》这部影片本应在戛纳电影节就可以与观众见面,但是由于戛纳电影节与发行方Netflix决裂,使得《罗马》不得不辗转来到对流媒体接纳度更高的威尼斯电影节。
在同乡好友托罗坐镇主席的加持之下,卡隆的《罗马》一举拿下威尼斯金狮奖,获得了极高的评价。
《罗马》的名字Roma不是意大利的罗马(Rome)而是墨西哥城的一个街区。
卡隆表示这部影片是献给自己的乳母丽波(Libo)的,在动荡不安的70年代墨西哥她将雇主的孩子视如己出,坚韧地承受一切,温柔地包容一切。
一封写给大历史下的小人物的家书,便是对影片内容的最好概括。
卡隆与他的乳母丽波因此这部影片非常私人化,卡隆说这部影片是在重塑自己的记忆,是在重塑自己记忆中的罗马。
但卡隆将这样一个私人化的故事,拍摄成为了一部令无数观众都能与之共情的影片:历史事件的石块砸向池塘,泛起让浮萍飘絮身世沉浮的涟漪。
一、 从一泼泼肥皂水到一层层海浪
影片开场镜头影片的开场是一个长时间的固定镜头俯拍,对准的是被水波冲洗着的大理石瓷砖,周边的鸟啼、步履、水流声不绝于耳,在嘈杂中营造着一个安谧的环境。
一泼又一泼肥皂水碰到墙根又折回,肥皂泡从分散到聚集再到破灭,我们凝视着这个地面,渐渐地我们听到了引擎的轰鸣声,一架飞机在天空的倒影里掠过。
镜头缓缓抬起,我们看到一个空旷的走廊内,一名正在打扫卫生的清洁工。
这个开头被直接截作了《罗马》的概念预告片,在采访中卡隆透露,这个开头其实表示的是日复一日的平静生活被突如其来的事件打破,个体的命运被历史进程永远地给改变了。
而这正是理解《罗马》这部影片的关键,即它讲述的是“被嵌进历史的生命个体”。
可莉奥(Cleo)女清洁工可莉奥(Cleo)是一个中产家庭的雇工,她吃苦耐劳,对雇主的孩子们关心备至,同时也保持着浪漫的少女情怀。
但是70年代处于社会变革中的墨西哥社会让许多家庭遭遇了裂变。
可莉奥的男友费尔明(Fermín)在听闻她怀孕的消息之后就悄声消失了,雇主索菲娅(Sofía)的丈夫也抛妻弃子另寻新欢。
可莉奥在怀孕期间依旧努力地工作,而索菲娅尽管生活拮据也没有辞退她的佣人。
这天,身怀六甲的可莉奥在陪同之下去挑选给孩子准备的婴儿床,就在这时街上爆发了大规模的暴动,游行示威的学生遭到了军方的武装镇压,这就是1971年6月10日举世震惊的科珀斯克里斯蒂事件。
窗外惊天动地的枪声、叫喊声混成一片,将可莉奥完完全全震慑住了。
然而更令她吃惊的的是,在进来搜查学生的军人中,有一个举枪对着她的男兵就是费尔明。
她没有想到会以这样的方式和费尔明再相见,受到巨大刺激的可莉奥羊水破裂,最终诞下一个死婴。
分娩完毕的可莉奥时常在家中呆坐,无法平复心中的情绪。
她找不到人倾诉,也没有人能够安抚她的心灵。
她只有将自己还未来得及倾注的母爱,施与雇主的四个孩子。
在一次海滨度假旅行中,两个孩子前往浪潮翻滚的海边戏水,尽管再三嘱咐不要离岸太远,他们还是消失在了可莉奥的视线之内。
毫无水性的可莉奥只身前往汹涌的海浪,尽力保持着站立姿势,将两个孩子救了出来。
一家五口和可莉奥在岸边紧紧相拥,阳光照耀在他们身上,身上的水滴折射出光芒。
《罗马》以一个十分细微的切入点——一位保姆兼母亲——带我们慢慢地潜入卡隆他记忆中的那座城池,那座城池里的人和事。
影片集中在可莉奥的个体命运历程上,“罗马”这座城市和历史事件都被推向了后景,这充分展现了这部影片的“私人性质”,这是卡隆对乳母感激之情的由衷表达。
与此同时,这一后景非常清楚明白,虽然出现次数不多,但卡隆用不断划过天空的飞机、在城市街道巡逻的军队、堵塞的交通和那个流血冲突的惊鸿一瞥,几笔便勾勒出了厚重的历史感。
正是出于这种“个人命运与历史进程的对位”,《罗马》被赋予这样一个“庞大”的标题却只讲述了一个稍显“细小”的故事。
影片聚焦于可莉奥这一个体的心境变化和做出的选择,她做的最重要的两件事:分娩和拯救,都是因为历史车轮的辙印改变了她的人生轨迹。
个体的经历被着上了历史的色彩,个体的行为被赋予了历史的动机,所以这封私人家书能够被公开朗读,能够被所有观众接受并共情。
从倾倒一泼泼肥皂水,到迎向一层层海浪,人物的心灵发生了重大的转变,内向的心灵史映射着外在的“罗马史”。
二、 冷静肃穆的凝视
《人类之子》海报近年来两部确立卡隆影坛地位的电影《人类之子》和《地心引力》都运用了大量的长镜头,以长镜头著称的摄影师艾曼努尔·卢贝兹基用调度极其复杂甚至于炫技的方式,让无数观众沉浸于银幕世界中,尤其是《地心引力》中的3D长镜头带给人极其震撼的视觉体验,为许多电影人所称道。
《地心引力》海报这两部电影中的长镜头存在感非常强烈,很多观众能够直接意识到摄影机的意图,无论是《人类之子》中身临其境的手持摄影,还是《地心引力》中平稳流畅的数字摄影,都能让人感觉到卡隆对长镜头“时空共历性”的把握。
长镜头的移动幅度之大,拍摄时间之长(《地心引力》开场13分钟的长镜头),调度设计之复杂都让人见识到了卡隆天才的想象力和导演能力。
于是在《罗马》面世之前,在得知影片将由卡隆亲自掌镜之后,不少人认为这部影片一定会有更长更复杂的长镜头(主要是因为“罗马”这一宏大的名字)。
然而事实上,《罗马》的镜头语言十分克制。
镜头运动以横直摇和水平横移为主,摄影机固定在三脚架上几乎没有手持,并且有长时间的固定机位对准一个场景作“凝视”,例如火灾场景、分娩场景等。
在景别上很少使用特写,基本上是以全景为主,在65mm胶片的制式之下更能给人以身临其境之感。
全景也赋予了镜头更多的纵深空间,让人能够看到历史环境与人物行为之间的互动。
构图也常常用对角线构图以引导并拓展观众的视野。
在音效设计上,卡隆将周遭环境声放大了,增强了观影的“沉浸感”,放大了情感冲击的力度。
全景横摇镜头
对角线构图另外值得注意的是影片中的群戏对话场景或是人物站位经常是1/4侧面和3/4侧面,常常形成一个直角或矩形,且用固定机位全景拍摄不用正反打。
这种对话场景呈现的是一种半开放状态,它既是在邀请你介入,因为它有一个缺口;又是在拒绝你介入,因为它没有给你足够多的细节(比如正反打面部反应特写等)。
对话场景直角构图这个直角构图在周遭景物也有表现,人物常常处在一个墙角处,形成一个内凹的布局,既能让人感受到纵深,又有所节制,且符合人物内敛的心理特征。
这种布局配合摇镜的使用,就能兼顾横向的延展和纵向的延伸,更大程度地表现环境,也就有了“宏大”感。
内凹直角这种十分冷静的镜头语言将观众置于一个旁观视角,既有一种陌生的间离感,又能让注意力集中在镜头内部和人物的内在变化,这其实也与卡隆想要表现私人记忆的意图十分契合。
我们不能够非常切身地进入其中,但却能感受到充溢的情感。
最突出的是影片最后的海浪救人戏,全程的镜头运动非常简单,水平横移和横摇,几乎没有景别的变化。
纯粹靠镜头内部的人物行为和环境的美感,掀起了一阵情感的巨浪,冲击着观众的心。
我们被镜头牢牢锁住,静默地观察着这整个事件的发生。
影片还有非常多的生动细节,这是卡隆添加进来塑造记忆真实性和抒发对故土情感的重要手段。
比如放在脚边的蜡烛、窗外的雨滴、在森林里嬉戏的孩子,最突出的应该是那个身着奇装异服的逗孩子玩的“树妖”,在森林发生火灾之时,他走到镜头前吟唱了一首墨西哥民谣,给人以一种咏叹自然的仪式感。
卡隆在这部影片中非常注重构图的营造,二分、三分、对角线、框中框构图俯拾即是,但是这种设计感过强的镜头有一种过剩的“匠气”,冲淡了那些镜头原本的诗意。
这也是卡隆的局限性,他刻意营造的“诗意”依旧是类似于好莱坞大片的“奇观”,过重的人为痕迹是这部小情节电影的一大败笔。
二分构图
三分构图
框中框构图三、女性承载着生命力量
《人类之子》剧照 这是世界上最后一个怀孕的女性在卡隆的电影中,女性总是承担着十分重要的角色。
在早期作品如《爱在歇斯底里时》《小公主》《你妈妈也一样》中,女性所被寄寓的都是情感力量;而在思想愈发成熟的后期作品如《人类之子》《地心引力》中,女性被赋予了象征着生命的力量,甚至象征着全人类的希望。
《地心引力》剧照 女主角蜷曲着身体像是子宫内的胎儿在《罗马》中,这种生命力量依旧十分强烈,并且卡隆将生与死放在同一个场景内共同呈现,体现了他更加辩证的生死观。
可莉奥来医院做孕检,突发的地震摇落了不少瓦砾碎块,一层看上去十分脆弱的婴儿箱护住了里面的小生命;来挑选婴儿床的可莉奥目睹了一个起义学生惨遭杀害,受到惊吓的她将要产下新的生命;在争分夺秒的分娩中,她生下一个没有呼吸的婴儿,并目睹了抢救失败的全过程,不得不接受这个残酷的现实;可莉奥冒着生命危险救下孩子之后,跪倒在海岸边口中呢喃着的,是那个从未真正来过这个世界的自己的孩子。
这种生与死的并置带来了极强的情感张力,生命力量的原始与蓬勃成为情感冲击的原动力。
《罗马》中造成家庭破裂的一家之主——一个始乱终弃的男人——是逃离了的、缺位的,但是他有着极大的内部权力。
片中为数不多的大特写给在了他初次登场的时候。
他是这个中产家庭能够维持下去而不受历史铁蹄践踏的重要支柱。
但是他离开了,于是生活的压力落在了女人们身上,这也是苦难的来源。
而另一个翻脸不认人的费尔明则是历史洪流的参与者(或牺牲品),他代表着这个时代施与个体的苦难。
索菲娅(Sofía)片中的可莉奥经历了一系列人生的重大变化,她没有办法进行选择,她只有默默地招架生活对她所做的一切不公;索菲娅在被丈夫抛弃之后,依旧选择向孩子隐瞒这一切,并且要忍受孤独的折磨和性.骚扰。
但她们都选择了承担一切苦难,她们对自己的孩子不离不弃,坚韧地面对生活。
女性和生命一样看似十分脆弱,却蕴含着巨大的力量,她们在困难面前绽放出的光芒,才是《罗马》真正想要表达的,才是《罗马》宏大的真正原因。
这是一封私人家书,也是一部女性史诗。
《罗马》带我们潜入了卡隆记忆中的那座城池,可莉奥像是一块青石,落入黑白影像的界面,先是泛起涟漪,再是掀起波澜,最后袭向观众的是裹挟着命运的洪波。
当我们从情感的海浪中解脱出来之时,会觉得阳光格外灿烂夺目。
可莉奥依旧在做清洁工。
飞机从她的头顶掠过。
影片中家的外墙位于墨西哥城罗马南区(Roma Sur)Tepeji街22号
影片的名字来自导演Alfonso Cuarón度过童年时光的墨西哥城Roma区(罗马区,西班牙语罗马为Roma,英语为Rome)。
罗马区是墨城有名的小资区,一列列殷实人家的两三层小别墅房排布在树荫掩映的小巷子里。
罗马区分为罗马北区(Roma Norte)和罗马南区(Roma Sur),故事的发生地就是罗马南区Tepeji街21号,当年还是孩童的Alfonso就在这里面生活。
但是拍摄的时候21号房子的外墙已经被现有房主改造得和导演童年的记忆有些差别,所以选择了对面22号孪生样式的房子。
导演真实生活过的房子Tepeji街21号我曾经在罗马南区住过,距离影片中的家仅三个街区,每天都会步行穿过Tepeji街,和Cleo的家擦肩而过。
因为这样类型的房子罗马区太多了,当时根本就没有留意。
这部电影让幽静美好的罗马南区回忆又涌动起来,思绪飞回了那段岁月。
对墨西哥文化和生活感兴趣的话请关注微博@科先生在墨西哥
↓阳光灿烂的罗马南区,拿着小红书寻找影片的踪迹
罗马就是导演用回忆构筑的70年代墨西哥城生活点滴,献给他的女佣和自己的童年,并没有考虑大众市场。
所以电影非常慢!
前大半段几乎啥都没有发生,直到最后才酝酿出一个个炸弹。
影片就是关于“你”,关于一般墨西哥人所会经历的生活:童年、保姆、医院、出游、地震、爱情、怀孕、离异。
一切都是那么正常真实,每个人都能解读出它对你个人的意义。
让我想起了著名美剧Seinfeld,片子什么都没有讲,却又讲了一切 (A show about nothing, a show about everything)影片中Cleo每日接送孩子的学校Kinder Condesa,导演曾在此就读。
虽然学校的名字是Condesa幼儿园,不过学校仍然位于罗马南区,距离另一小资区Condesa还有距离地址:Tlaxcala 105, Roma Sur, Ciudad de Mexico
Centro Médico Nacional del IMSS医院,现在已经改名为Hospital Siglo XXI。
Antonio医生工作的地方,Cleo怀孕送去的医院地址:Avenida Cuauhtémoc 330, Doctores, Ciudad de Mexico
医院在1985年墨西哥城大地震中遭受重创,影片中有的楼现在已经没有了
墙上雕刻这从古至今医学的演变:草药巫医到现代医学科学
特别文艺的医院,壁画艺术品遍布。
艺术家José Chávez Morado震后在重建后的医院大厅创作了这一幅独特的壁画:大理石版刻画。
黑色和红褐色的刻痕如同石头的伤口,象征着地震带来的创伤。
这幅画作献给抗震人民和幸存者,大家齐心协力创造新的城市。
下面放了很多医院里的孩子照片,每张照片下都写着鼓舞灿烂的话语,其中一幅写着:有时你的快乐是你微笑的源泉,但你的微笑也可以是你快乐的源泉
空气即是生命 - 健康是此生最大的财富。
壁画中间鸟嘴怪兽是空气之神,将气息吹吐给万物
大厅放着影片Roma的标志性黄色字体
Cleo和她朋友常光顾的餐馆La Casa del Pavo(火鸡之家) ,一家朴素的百年老店,专卖torta(墨西哥汉堡),taco(墨西哥玉米夹饼)等平民食物,火鸡墨西哥汉堡是该店招牌菜地址: Motolinia 40, Centro Historico, Ciudad de Mexico
火鸡最早是由墨西哥原住民驯化出来的,后来传到欧洲以及世界其它地区,现已成为感恩节餐桌上的标配
老板娘兴奋地把手机里导演在餐馆的照片给我看,盘子里的就是墨西哥汉堡torta
剧院Teatro Metropolitan,装饰风艺术浓烈,受同时期纽约洛克斐勒中心影响地址:Av. Independencia 90, colonia Centro.
墨西哥城常见的手摇风琴街头艺人
在古城区可以看到他们的身影。
旋律响起,重返旧时光
影片中的细节和取景点更新中....
一、关于爱【罗马】,其实是【爱】的反写体。
在西班牙语中, 【罗马】 的反写恰恰是 【爱】 ,ROMA = AMOR;因此,很大程度上这是一部关于爱的影片。
本片是导演阿方索·卡隆(Alfonso Cuarón)自传式的影片。
据导演说,片中90%的场景源于他自己的回忆,为真实还原那段回忆, 片中70%的家具是阿方索·卡隆亲自走遍墨西哥所收集。
可以说,【罗马】是阿方索·卡隆成长的庇护所,是他的精神之城,当他回溯过去,这座精神之城所依赖的基础,正是 【爱】 。
ROMA=AMOR二、抛弃与欺骗影片平行叙述了,两个阶层,两个种族,两个女人,几乎在同一时间被抛弃的故事。
一个是女佣,克里奥(Cleo),印第安裔,出生于劳苦大众。
她的恋人费尔明(Fermín)是一名社会“闲散人员”。
一个是女雇主,索菲亚(Sofía) ,白人裔,出生于知识和精英阶级。
她的丈夫安东尼奥( Antonio )是一名著名医生。
(一)费尔明的T恤克里奥(Cleo)与 费尔明(Fermín) ;两人从初见到绝别,费尔明始终身着同一件T恤。
T恤的Logo,印着一对相互依偎的卡通恋人,上书几个字“Amor es ...” 意为“爱是什么”?
爱是相互依偎、恶语相向还是兵戎相见?
费尔明的甜蜜的外衣与内心的决绝,外表凶煞与内心懦弱,真是对爱极大的讽刺。
初见
绝别(二)安东尼奥的戒指索菲亚(Sofía)与安东尼奥( Antonio )安东尼奥从提早回家到最后选择放弃家庭,最重要的标志是手指上的戒指。
之前与家人相伴的一幕,安东尼奥左手戴着戒指;而当他离开后,某一天女佣克里奥收拾屋子,发现男主人留在抽屉的戒指。
他去意已决。
手指上的戒指
抽屉里的戒指(三)两段平行的欺骗两段抛弃,几乎一前一后发生。
抛弃往往伴随着欺骗与谎言。
安东尼奥对索菲亚说:去加拿大出差,就去几个星期。
然而一去不返,扔下索菲亚和四个可爱的儿女。
费尔明对克里奥说:去趟洗手间,很快就回。
然后一去不返,扔下怀孕的克里奥。
安东尼奥的欺骗
费尔明的欺骗三、车与车库:适应与变革影片中的【车库】与【车】,象征了对婚姻的适应与改变。
【车库】是家的港湾。
只要听到喇叭声,一家人就满怀欣喜,迎接丈夫安东尼奥回家。
【车库】对于一个漂泊的灵魂而言是停泊休憩,而对于一家人来说是期待与接纳。
然而【车库】中的【狗屎】,就是生活中的一团糟,象征了生活中的各种琐碎与烦恼。
(一)安东尼奥之变安东尼奥第一次开车回家,盖勒西汽车硕大的车身与车库格格不入,镜头中他不断去调整车身角度与车库空间,象征了他对这段婚姻的调整与适应。
但家中的温暖,终没能留住安东尼奥的心;他抱怨,抱怨家里老是一团糟, 抱怨家里总是到处都是【狗屎】。
这或许就是他对家庭和这段婚姻的看法,于是他换了辆小巧一些的甲壳虫汽车,离开车库,离开这段婚姻。
车库:家的港湾
车库中一家人的等待
家庭生活中难免充满“狗屎”
不断调整
安东尼奥的抱怨(二)索菲亚之变当索菲亚不得不面对这段将死的婚姻,她不得不选择去坚强。
因为这始终是她的家,她还有四个可爱的孩子、妈妈以及同病相连的克里奥。
一夜大醉归来,索菲亚驾驶着硕大的盖勒西汽车,面对车身与车库的不合适,她不再去适应、勉强、迁就,而是大力脚踏油门,任凭汽车撞坏车库柱子。
这些,表现了她的内心的挣扎与斗争。
她走出车门,抓住克里奥,第一句话便是:不管别人怎么说,我们女人总是孤身一人。
她知道:女人需要独立,需要坚强,而这一切是因为有家。
她需要寻求生活的变革,于是她换了一辆小巧的雷洛汽车,象征了她对生活看法的改变:要独立、做真实的自己、照顾好孩子。
再后来,她寻求了一个在出版社全职工作,既是因为她需要养活一家人,又因为酷爱书籍的她要做回自己。
索菲亚撞坏车库柱子撞坏车库的柱子,象征了索菲亚内心的冲突与破局。
女人需要独立和坚强被打碎的窗户一角,难以恢复原状,与其适应,不如求变。
索菲亚对克里奥的话,更是对自己在说:需要独立,需要坚强。
寻求改变索菲亚换了辆合适的车,努力寻求生活的改变。
四、与过去告别影片中分别以两段前后呼应的情节,暗示了两位女主人公,向过去生活的告别。
(一)索菲亚的告别:丈夫安东尼奥缓缓离开,留下了硕大的盖勒西汽车,她在喧闹的军乐队声中留下无声的泪水;硕大的盖勒西汽车是丈夫在她心里留下的形象和印记;最后,索菲亚打算卖掉盖勒西汽车,以一场海边旅行结束,向丈夫告别、向过去的生活告别。
(二)克里奥的告别:情人费尔明仓皇逃走,留下了皮衣,一如费尔明的那件T恤,衣服是费尔明的在她心中留下的形象与印记;后来,克里奥不顾一切的想要找到费尔明,还回皮衣,更重要的是她还有话没说完,说完这句话,她便向过去的自己告别。
丈夫安东尼奥在喧闹的军乐队声中离开。
索菲亚一家告别旅行,归来时,再次出现了喧闹的军乐队。
费尔明仓皇逃走,留下的皮衣。
克里奥要找到费尔明,还回皮衣,向过去的自己告别。
五、关于家庭(一)克里奥的家庭角色克里奥(Cleo)是本片的主角,原型是导演家的女佣莉波(Libo)。
克里奥在影片之初,便是一家孩子们的依靠。
除了每天洗衣、做饭、卫生,克里奥唱着歌谣哄着孩子们入睡、早起,陪伴着他们每一天的欢乐与烦恼。
克里奥无时不刻的想要融入这个家庭,家庭成员一起看电视的一幕,她自然的坐下,孩子们很自然的搂住她,在孩子们眼里,她早已是家中一员。
克里奥在家中关系的变化比较微妙。
起初的还只是简单的雇佣关系,女主人索菲亚会盯着克里奥干活,会监督她们是否关灯、会抱怨她没有清扫狗屎、会责怪她为什么没阻止孩子偷听到婚姻破裂的实情……然而,是共同的境遇、患难与感同身受,拉近了克里奥与索菲亚的之间关系。
索菲亚开始倾听她的烦恼、谈心,带她看医生 …… 到了后来,索菲亚邀请她一起去海边旅行,邀请她一起参加家庭会议, 索菲亚接纳了克里奥作为家庭成员。
“有困难大家一起度过,手拉手,肩并肩,对吗?
克里奥”。
当克里奥不顾一切,找回风浪中的孩子们,他们相拥而泣。
克里奥泣不成声,道出埋藏深处的心结:她刚开始并不希望肚里的孩子活下来。
这个秘密她未曾和身边的闺蜜说,也未曾和远在乡下的母亲说。
而当经历生死边缘之后,她向索菲亚一家人述说着,因为她早已将她们视作自己的家人。
她在向家人忏悔。
“我们很爱你,克里奥...”—— 一家人要告诉克里奥的是:你并不是一无所有,请记得“你还有我们,我们手拉手,肩并肩,一起去冒险”。
救与被救:克里奥救了孩子们,而一家人用温暖抚慰了克里奥。
这一刻,她应该可以原谅自己了。
陪伴克里奥总是放低自己,以自己的角度,去感受孩子们的悲喜。
还未真正融入家庭克里奥自然而然地想融入家庭,而此时的她并未真正被家庭成人所接纳。
佩佩天使:揉一揉就不痛了“天使”佩佩对克里奥的爱。
一家人邀请克里奥一起去海边索菲亚邀请克里奥加入家庭旅行。
家庭会议克里奥参加家庭会议,这一刻,她被大家庭所接纳。
家庭会议生活需要改变,但会一起度过。
一起去冒险生活的改变,虽然会遇到惊涛骇浪,但依然会是一场美妙的冒险。
悲喜对比生活需要改变,但会一起度过。
家庭会议后的一家人,若有所思的吃着冰淇淋;不时望着远处举行的婚礼,衬托出大家心情的悲伤,也预示着新的希望。
不顾一切找回孩子们克里奥不顾一切去找回风浪中的孩子,这一刻她仿佛要找回自己失去的孩子。
相拥而泣惊险之余的三人相拥而泣。
我们很爱你一家人相拥在一起,相互温暖彼此。
(二)关于家庭成长经历磨难之后,家庭中每一个成员,都学会了成长。
回家的路上,面对车窗外变化的风景,大家若有所思。
回家的路上,大家若有所思
回家的路上,大家若有所思
回家的路上,大家若有所思
回家的路上,大家若有所思(三)关于家庭教育面对丈夫安东尼奥的抛弃,索菲亚对孩子们的教育方式可圈可点。
她依然向孩子们传递爱,而不是仇恨。
孩子们在成长路上的罗马城,一直被伟大的母性之爱所包围,坚不可摧。
索菲亚要求孩子们给父亲写信,让他回来。
而前一刻她其实已经知道安东尼奥出轨的事实。
索菲亚告诉了孩子们婚姻破裂的真相,但依然说父亲爱你们。
家庭教育中,最重要的是传递爱,而非仇恨。
五、关于社会历史背景导演阿方索·卡隆公开声称:“这部影片描述了他生命中的那段历史,深深刻下的社会与时光,如留下的伤疤一般,让我们每一个个体的生命发生转变。
时间和空间包含着我们个体,既定义了我们,也将我们与同一时空下的他人联系起来。
这是一次关于墨西哥社会阶层的探索,其中的等级与种族问题盘根错节;但首先,这是一幅养育我、与我有着亲密关系的女性们的肖像画,它关于了爱的识别,穿越了时间、空间与回忆。
”Alfonso Cuarón's statement for the film: "There are periods in history that scar societies and moments in life that transform us as individuals. Time and space constrain us, but they also define who we are, creating inexplicable bonds with others that flow with us at the same time and through the same places. Roma is an attempt to capture the memory of events that I experienced almost fifty years ago. It is an exploration of Mexico's social hierarchy, where class and ethnicity have been perversely interwoven to this date and, above all, it's an intimate portrait of the women who raised me in a recognition of love as a mystery that transcends space, memory and time." 有关影片的社会历史背景,影片中有几个线索:(一)特拉特洛尔科事件影片又名《México '68 》(墨西哥68),即1968年的墨西哥。
这一年的10月,墨西哥申办了第19届奥林匹克运动会,而就在奥林匹克运动会召开的前几天,墨西哥发生了针对学生运动的残酷镇压,被称为“特拉特洛尔科事件”。
据事件后续调查显示,事件是由为奥运安保筹建的团体奥林匹克营(the Olympia Battalion)挑起,接到命令逮捕学生运动的领导人,并引发冲突,冲突导致几百名学生丧生。
影片中的费尔明,正是加入了该组织,有组织地训练棍棒,是为镇压清场服务。
也解释了后来发生的手拿棍棒清场的骚乱,以及费尔明一行人在家具商店枪杀了一名学生。
影片中镇压者拿着棍棒清场(二)外来势力参与其中关于1968年墨西哥的那场镇压,史料中有证据分析显示美国CIA参与其中。
这一点在片中有几个细节,费尔明参加训练场地的教练,据费尔明说一个从美国来的,后来又来了韩国的教练,暗示了美国及其盟国秘密训练他们。
另外,注意教练上衣上的字母和图标,字母“WES PONT”与“WEST POINT”(美国西点军校)仅差几个字母,而衣服上的Logo正是美国西点军校的校徽。
美国教练的衣服上的字母
美国西点军校校徽(三)幕后者事件的幕后者,是时任墨西哥内政部长,后来的墨西哥前总统路易斯·埃切维里亚 (Luis Echeverría) 。
维基百科显示,埃切维里亚在2006年被控涉及1968年和1971年的屠杀。
In 2006, he was indicted and ordered under house arrest for his role in the 1968 Tlatelolco massacre and the 1971 Corpus Christi massacre这一点在影片中,街道随处张贴选举海报,正是路易斯·埃切维里亚 (Luis Echeverría)。
(四)阶级种族对立镇压事件更深层次的背景是墨西哥错综复杂的阶级与种族对立。
影片反映了当时的墨西哥,以白人为代表的精英阶级与以印第安土著为代表的农民阶级之间的冲突。
精英阶级通过政府和军队获取了土地、农庄等产业,可以自由的驱车旅行、打猎;而印第安裔则被强征土地,沦为被雇佣者,在物质生活上不得不依赖于精英阶级。
以影片中的圣诞节为例,庄园主和亲戚朋友们在敞亮温暖的大屋子里歌舞狂欢。
而印第安裔佣人们只能挤在昏暗狭小的地下室里小声说着自己的新年祝愿。
更具讽刺的是,当森林大火发生,冲在最前面的是当地印第安裔土著。
而白人雇主们则在人群后面,把酒言欢。
圣诞夜的大火,寓示着一场革命的即将爆发。
当街被随意枪杀的小孩,只能是土著族裔。
白人们打猎娱乐。
庄园主家被杀的狗,是一场土地争夺的报复。
克里奥家里的土地,无一例外,被政府和利益集团强征。
圣诞节对比白人们的圣诞节:敞亮温暖。
圣诞节对比墨西哥土著裔的圣诞节:阴暗狭小。
森林大火的态度对比墨西哥土著裔们匆忙救火,白人们觥筹交错把酒言欢。
圣诞夜的森林大火,寓意着一场革命即将带来。
六、死胎与革命克里奥的死胎,其实隐喻了革命的流产。
克里奥的怀孕,寓示了一场墨西哥本土革命的孕育。
而这场革命,从一开始就注定要面临白人精英阶级的镇压、瓦解与扼杀。
借由克里奥的视角,影片中有多处暗示:1. 地震中的医院,剥落的建筑石块,砸向婴儿箱;2. 地震后镜头中的十字架,预示死亡与终结;3. 圣诞夜中地下室的庆祝,克里奥被意外摔碎的杯子(在玛雅文明中杯子象征着子宫);4. 大火后的焦土和对幸存者(蜥蜴)的抓捕;5. 克里奥被情人拿枪指着,羊水破了;6. 克里奥被搀扶着离开家具店,镜头中女学生怀抱着被杀同学痛哭;7. 克里奥在医院接生,怀抱着胎死腹中的女儿(与第6个镜头形成呼应)。
隐喻1
隐喻2
隐喻3
隐喻4
隐喻5
隐喻6
隐喻7革命的流产对当代墨西哥的影响是深远的。
如果有人想要寻找这种对当代墨西哥政治漠不关心的类似表达,那么追溯的路径将毫无疑问地带领我们回到1968年10月,那时墨西哥的大多数人对政治都不再天真了。
对他们而言,特拉特洛尔科最重要的意义是大家公认在1968年10月2日之后,墨西哥的一切都改变了。
墨西哥的经济确实在表面上持续了二战后的蓬勃发展,即使在七十年代大多数时间都有接近6%的年增长率。
其结果是——也许不是全部——许多墨西哥人都怀揣希望,认为他们的孩子能比自己拥有更繁荣的物质条件。
然而,1968年之后,政权、政府和革命制度党的合法性,以及人们对于墨西哥革命承诺的信心,通通彻底地被粉碎了。
不奇怪的是,联邦政府和地方的武装力量针对墨西哥贫民,特别是土著贫民所采取的惯用暴行,相较于涉及中产阶级学生的大屠杀,几乎没有受到过关注。
——摘自《民主的浪漫:当代墨西哥民众的无声抗议》
民主的浪漫7.1[美] 顾德民 / 2018 / 江苏人民出版社写到这里,不禁想起影片开头的一组美好的镜头,克里奥洗着衣服,沉吟着歌谣:……当我向你诉说我的贫穷你再也没有微笑过我渴望拥有一切将它们一一放在你的脚边可我生来贫穷你永远不会爱我……以及克里奥与佩佩的对话:我不能说话,我死了恩,我还挺喜欢死了的感觉
导演要表达的是“无声的抗争”:一座自由民主之城,建立并不那么容易,但尚需抱有希望。
因为,【罗马】,不是一天建成的。
Rome was not built in a day七、内心平和片尾的字幕出现的 "Shantih Shantih Shantih." Shantih出自梵文,意味着内心平和。
一般在经文最后出现三遍,意味着三重苦(肉体之苦、自然力之苦、灵魂之苦)的消除。
这应该代表了导演对美好生命的祝愿吧。
Shantih有趣的是,在影片中的训练场,似乎只有克里奥达到心灵平和的状态。
八、一些有趣的细节最后还是聊点轻松的话题,影片中一些有趣的细节。
(一)飞机的意象影片中反复出现【飞机】的意象:地板泡沫反光中的飞机、训练场上空的飞机、片尾院子上空的飞机。
一是象征了广阔的空间与稍瞬即逝的时间概念。
二是象征了当时墨西哥快速腾飞的经济背景(68年举办奥运会,70年举办世界杯)。
(二)宇航员的意象影片中仿佛出现的【宇航员】意象,象征了导演的梦想。
成为宇航员一直是导演阿方索·卡隆儿时梦想,他的代表作品《地心引力》 (Gravity)是我比较喜爱的影片之一,就是圆了他儿时的梦想。
男孩们卧室墙上的画报,有登月、宇航员等主题。
另:门上的MEXCO 70,是1970年墨西哥世界杯,因此影片的记忆场景选取自19681970时间段。
圣诞野炊,男人们玩枪,而镜头中的男孩穿着宇航服,模仿遨游太空。
郊区,男孩用水桶自制的宇航头盔,模仿遨游登月。
《罗马》戏中戏——宇航员场景男孩们去电影院看的电影,关于宇航员,同时也是向自己《地心引力》电影致敬。
《地心引力》中的场景《地心引力》中的场景
地心引力 (2013)7.92013 / 英国 美国 墨西哥 / 科幻 惊悚 灾难 / 阿方索·卡隆 / 桑德拉·布洛克 乔治·克鲁尼
《罗马》戏中戏——致敬《虎口脱险》致敬1966年的《虎口脱险》,电影或许也是导演的儿时梦想之一吧。
(三)导演会是谁?
影片中,导演会是三个男孩中的谁?
顺着【宇航员】这个意象去寻找,不难发现:1. 影片00:29:27,男孩们卧室墙上的宇航员画报, 是在帕考(Paco)的床头;2. 影片00:55:34 ,去野外猎场上的宇航员装扮,是佩佩(Pepe)装扮;3. 影片01:14:17,去电影院看关于宇航员的电影,是托雷(Toño) ;因此,导演应该是三个男孩的群像,而不是特定谁。
(四)影片中发生的具体时间影片中发生的时间具体是哪一年?
如前文所述:1. 1968年:线索是影片《México '68 》以及克里奥与费尔明在训练场的对话;2. 1970年:线索是00:29:27男孩们卧室墙上画报,México70、足球图标及吉祥物(1970年墨西哥世界杯);3. 1971年:线索是00:54:39克里奥看着墙上的狗头标本,从对话中得知狗狗“肉桂去年死的”,而下面铭牌是1970年,因此当时在1971年;另一个线索是圣诞夜黑胶唱片的时间应该是在1971年左右发行,关于这张唱片下文会详述。
因此,影片没有特定时间,是导演关于1968年1971年间的回忆组合。
(五)影片最美的音乐个人觉得,全片最动听的背景音乐是在圣诞夜所放的黑胶唱片《I Don't Know How To Love Him》,取自安德鲁·劳埃德·韦伯在 1970 年所创作的音乐剧《万世巨星》(《Jesus Christ Superstar》),由Yvonne Elliman所唱。
戳这里☞《I Don't Know How To Love Him》在音乐剧中表达了抹大拉的玛利亚对耶稣的单恋之情,契合了克里奥当时的心情。
找到了最接近唱片的版本,与唱片的图标一致。
《罗马》,很好地结合了关于理想主义与现实主义的思考,值得推荐。
完。
先让我们看看这部电影的口碑有多逆天?
这部阿方索·卡隆拍摄的电影《罗马》以4.4分的破纪录场刊成绩获得今年威尼斯主竞赛单元金狮奖,以96分的mtc专业影评人成绩傲视颁奖季各大风向标,稳获明年奥斯卡最佳外语片和最佳电影的有力争夺者,这是一部阿方索卡隆记录自己童年成长生活和母亲般的保姆关于家庭,关于爱的私人电影,完全以导演的童年生活为蓝本,阿方索卡隆父母早早离异,由保姆一手带大,他从小有一个宇航员的梦想,那个爱画飞机,别人在森林里打猎,唯独他穿着自制宇航服玩耍,有飞行员梦想的最小男孩就是导演自己的化身。
那么这部电影究竟是不是如影评人说的那么好看?
话不多说,我们一点点来分析那些镜头背后所蕴藏的深刻含义一开始水中倒影,泡沫里的飞机留到最后再说,先谈谈这个用在影片海报里的镜头的含义。
女佣陪最小的那个孩子在阳光下的石板上躺在一起。
孩子说我不能说话,我死了。
接下来的镜头是女佣慢慢躺在孩子的身边,也假装死了,并说死的感觉还挺好的,这个镜头的意思是代表着女佣和孩子们亲密无间的关系,代表着他们接下来的命运是生死相随,永远相伴在一起的。
当父亲开着车回来时,女仆全力拉住狗,这个镜头表达了父亲真的不常回来的事实,连家里的狗都他很陌生。
父亲的车几乎挤不进走廊,甚至碰坏后视镜代表着父亲的身份已经与这个家庭格格不入,越来越远,也为下文父母离婚做铺垫。
父亲离开要出差的时候,母亲非常依依不舍,甚至有些失态的从后面紧紧抱着父亲,这个镜头预示着母亲已经觉察到了一些事,知道丈夫这一走恐怕不会回来了。
所以她非常痛心,非常舍不得他,想在最后再一次抓紧他,但这终究是徒劳的。
渣男在得知女佣有孩子后借口去电影院的厕所,然后再也没有回来,之后镜头立刻切换到下冰雹了,女佣呆呆的看着窗外,这里不是单纯的下雨而是冰雹的的镜头用意是表达女佣已经绝望冰冷,寒到谷底的心。
在新年,一个老妇人给保姆祝福的酒,保姆一开始不肯喝,说对孩子不好,后来最终用龙舌兰酒代替却没想到被旁边的人突然推倒,意外打碎在地上,这里有个特写,这个镜头代表这个保姆之后的生活将会和这个酒罐子一样支离破碎,她的命运将会遇到一个巨大的波折,也为后文保姆最终诞下一个死婴的不幸命运做铺垫。
火灾的镜头有一个像怪兽也像巫师一样的男人在旁人都在救火时居然在淡定的唱歌?
这个镜头的意思是这个巫师是个预言者,他所吟唱的悲伤的歌谣正预示着这片土地的毁灭与重生以及这个国家接下来翻天覆地的政权变革。
女仆整理家务时意外发现结婚照上,男主人的结婚戒指留在家里,出差并没有带走,这里表达了男主人与女主人夫妻间已经没有感情,已经分离的事实。
母亲告诉孩子们父亲已经不要这个家,这次出来旅行为了给父亲时间来拿回他的东西的时候,孩子们低头哭泣,悲伤痛苦,而此时旁边一伙人正在举行婚礼,这个镜头很有意思,导演用喜悦来衬托悲伤,用结婚的狂喜与这个失去父亲的痛苦家庭形成鲜明对比,这是一种很高级的表达方式。
母亲买了一辆新车,是代表着她尝试着换另一种生活,而车子的大小是非常适合走廊的表明这种生活是理想的,可行性的。
女佣在海滩拯救两个濒临溺水的孩子也是在救赎自己,她哭着说怪我当时就不想要这个孩子的,这是她在忏悔,在赎罪,救了两个孩子后自责的发泄式哭泣是为了表达自己终于从失去孩子的负罪感里超脱出来了。
保姆与几个孩子还有女主人在沙滩阳光中拥抱的画面是本片最动人的一幕,表明他们这几个不同阶级,不同年龄,不同性别,不同身份的几个人将继续互相扶持着,互相爱护着拥抱接下来的生活。
最后一个镜头是女佣朝着台阶往上走,意思是她和这个家庭的生活轨迹正开始往积极向上,往好的地方走。
一开始的水中泡沫倒影里的飞机和结尾高空飞过的真实的飞机是什么意思呢?
阿方索卡隆从小一直有个飞行员,宇航员的梦,泡沫幻影里如梦般晃动的飞机,表达了影片开始了,导演要开始回忆童年的时光,飞机是导演童年的烙印,导演要开始造梦了。
结尾真实的飞机划过天空,以及献给导演保姆莉波的感谢词代表着导演终于实现了自己童年时的梦想,拍了一部给自己故乡,给自己童年,给自己母亲般的保姆的私人映像电影。
整部电影,不管是屋内,拍一个保姆在家里深夜关灯,还是室外众人的森林狩猎 ,都展现了阿方索惊人的运镜和调度,如行云流水般流畅的大师级镜头语言让观众如痴如醉。
阿方索卡隆的镜头好在它不是呆板的跟着人物走,而是让人物在一个场景里流动,人物的走动是一个画笔,在场景里随性而精准的雕刻着宁谧又深邃的史诗画卷。
黑白映像的呈现也更加有历史厚重感,以一种真实而又冷峻的质感来记录那个时代,记录阿方索卡隆的童年生活。
这不是一部一边吃着泡面一边娱乐放松的电影,这是一部值得你静下心来欣赏的沉淀之作。
关注我的公众号,获取更多热门电影的第一手深度影评。
人间奇遇
开头用水冲洗地面的镜头水面慢慢出现了一块天窗大小的蓝天,这个镜头很迷人,以及后面一亿元打造的70年代的老街区的长镜头,场景调度,视听语言都很好看,就是文本实在看不下去,可能真是带入不了,如果单纯把文本换成一个北漂的一年,我想这就
墨西哥赵涛+墨西哥桃姐~
好失望。《Y tu mamá también》真的是他拍的吗?
白色的字幕放在黑白的画面上根本看不清字!
让我联想到前两年的那部《年轻气盛》,如油浮水的仪式感是标签也是芒刺,会摄影并不等同于懂美学,卡隆这深情不是克制的深情,而是精致的深情。
女人总是孤身一人。
困。
蹦跳黑狗博拉斯(應該是這個名字吧)可愛! 平移鏡頭跟著演員的展示場景,用了N次,我自己並不喜歡,好像在說看啊看啊那時候就是這樣子的…… 一直看到了學生抗議中生產這段,才突然情感受觸動,但這並不是靠著片中本身,而是靠著觀眾拿去與自己面對死亡的經驗連結起來的效果(影廳內聽到各種擤鼻涕聲),至於沙灘上相擁受感動或許只是死亡這段的延續。 下午才看完灰燼與鑽石,晚上就看這部,導致並不喜歡這部的數位黑白,雖說查資料後看到導演選擇數位底片而不是膠片,是有意的,但這樣確實有比較好嗎?有些畫面遠景的白光多到模糊的情況了…… 這部很難不與《冷戰》相比較,只能說更喜歡《冷戰》(但怎麼不順從心意打三顆星妳這偽善的決定)。
好在哪儿了?导演对社会历史和切实的「人」都毫无体验,对我来说毫无冲击力可言,对比呼应just so so。我不认为这是「疏离」和「克制」,卡隆根本就没克制,他给我的感觉是,他根本就不爱这个故事。
看之前抱了很大期待,因为这种老旧时代的私人半自传故事很难不让我联想到自己的书。。。看了也确实并不失望,甚至还有点感动:男人无不薄幸,在只有女人和小孩的世界里,人与人情深义重。有人说它寡淡,我恰恰觉得它的缺点在于刻意放了太多巧合与奇观进去,破坏了那种日常感。
观察日常?都是诡计
你们都说它是一部史诗,可是我却连一点荡气回肠都没有。以导演阿方索·卡隆的儿时记忆为蓝本,自编自导拍摄而成,上世纪70年代的背景,这也就不难理解电影为什么是黑白效果了,这是一个揭开尘封回忆的过程。电影虽然叫做《罗马》,但是故事并非发生在意大利。这里的「罗马」指的是墨西哥一个中产阶级的社区,它的名字叫做罗马。难以想象,一个拍过《哈利·波特与阿兹卡班的囚徒》的导演却拍出了一部好似是枝裕和的家庭电影。电影的最后,经历了孩子出生是死胎的悲剧的女仆可莉奥冲进海滩的巨浪里救回了雇主家两个年幼的孩子,她在海滩上大哭起来,她为她曾经萌生过要堕胎的念头而突然感到痛苦和懊悔,因为她现在真的失去了她那没来得及看看这世界一眼的孩子。
【釜山电影节展映】通过一个70年代墨西哥中产家庭女仆的经历与视角,反映出一个时代的个人&社会运动记忆。以男性的懦弱逃离来反衬女性的坚强善良(《虎口脱险》亮了)。举重若轻,见微知著,细腻动人。技术大拿阿方索卡隆充分运用了别出心裁且自然不做作的长镜头手法与黑白色调,看似平凡的场景信息量巨大,背后是美术摄影演员的复杂调度。片头一汩汩的洗地水与片尾一波波汹涌海浪相得益彰,震撼地冲刷着观众的心灵。二刷引进的DTSX版,音效非常出色。环境音细腻。甚至固定镜头中不同方位角色的对白声音位置都能在银幕各处一一精确对应。观感更加投入,乃至一度落泪。我把这部作品当作导演的私人记忆回顾,就像更成熟更工业化的《八月》。四星半
借以女佣视角展开了一段中产阶级家庭的故事,所有细节和关系的变化在一朝一夕稀松琐碎的日常中,不动声色地,潜移默化着。平静祥和的社会表象下,暗藏着蠢蠢欲动危机四伏;幸福完满的家庭面貌中,也充满汹涌澎湃剧烈起伏。社会动荡时期的大环境笼罩着普通人民和小人物的命运,他们顺应,接受,处变不惊,如同固定镜头,长镜头,空镜和黑白色调营造的冷峻气氛之下蕴藏着的巨大能量。怀孕,地震,火灾,起浪,淹没,重生,生命站立在瞬息万变的垭口,起伏,汹涌,顺应,坦然,改变,平静。狂欢与暴乱一同存在着,幸福与痛苦,生与死,一刻不停,循环往复,生生不息,画面降噪,色彩褪去,繁重变化为轻,最终都沦为黑白色的记忆。
大时代下小人物的无奈,与男权阴影下女性的悲哀,都在殿堂级的摄影与画面里展现出无限的冲击力。
通过人物站位的空间关系显现出Cleo与这个家庭的关系,除了流产与海滩拥抱(刚好是固定机位)以外,她几乎永远都是若即若离的(孩子打闹、偷听时,她的制止几乎只是远远轻唤而已),就像她同她置身其中的整个时代背景一样是半旁观、半参与的灾异状态,私以为这恰恰是优点而非缺点,它真正还原了一个普通人而非对生活具备反思能力的知识分子的感受,所以被旧情人以枪指头带来的冲击力才会远超出街头流血哀嚎的政治暴乱,她的超验式能量(即练武场教练所言的“能量”)早已超然性别、阶级、社会与时代,一方面,这是东方独有的生存哲学,即作为个体的人类其生活无关宏旨,能难得糊涂便很好,另一方面,唯有在这种沉默-示说、内在-超越、他者-自我、缺席-在场、死亡-生存被混淆被等同的中间地带/灾异空间,人类才能(如布朗肖言)“看见自己独自面对无穷”。
现在怎么全球流行黑白记忆了。摄影有点意思
差评一部在电影节颁奖季口碑极盛的电影并不会显得鉴赏能力和品味差,反而人云亦云跟风的违心刻奇才会让人怀疑是否具备有价值的独立意识。《罗马》触及了我最不喜欢的三点:私人化、过分炫技、台词信息密度低。开场3min后,“哇!黑白、平移、固定机位视角、正反打都是极其标致的构图,不愧为大师!👍”然后,就没有然后了,再精致的物件抖喽俩小时也会丧失新鲜感,陷入无聊。对中国观众来说墨西哥的文化社会环境本就差异巨大无法共情,标致精湛的固定机位又时刻提醒着观众,你只是一个旁观者。不觉得富养的墨西哥公子对于社会动荡有多接地气的体味,宴会酒吧趴体才还原的真实吧。BTW.女性力量≠简单的控诉“渣男”。
精心挑选的时代背景和故事本身实在是没什么联系,承载了多少儿时回忆也没觉得这是一个特别墨西哥的故事,倒是感觉有很多地方非常东亚,后面想想这大概就是阿方索·卡隆的《阿长与〈山海经〉》吧……
抛弃掉场面调度、摄影、声音设计,在本质上,我不能接受一部电影成为纯粹的个人记忆的空洞重演。电影于我而言,是工具性的,政治性的,先天如此。电影是一种路径,一种策略,作为公众事件,去引发讨论,引发刹那的情动与感知,着眼于现在与未来,通过视听去进一步理解自己和他人。我好像一直对拍摄和改编自己过去的经历和童年,完全不感兴趣。毫无深度的反思与展望,很无聊很Emo,建议阿方索卡隆多看几遍阿玛珂德和桃姐。